TornasoleArte, cenno storico sull'Arte dell'Incisione e delle sue tecniche, dalle origini al XX secolo
![]()
L'incisione è sempre stata considerata un’arte minore: la mancanza di colore, l'operazione di traduzione, il fine spesso "popolare", sembrano togliere alla pratica incisoria dignità artistica. In realtà, oltre ad avere un ruolo documentario importantissimo, la stampa possiede tutti i canoni della creazione artistica; va aggiunto inoltre che l’operazione è molto complessa mancando all'incisore il controllo completo del suo lavoro che è obbligato a svolgere a rovescio e in precarie condizioni di visibilità.
L'origine dell'incisione è antichissima: la linea incisa è uno tra i modi più immediati per decorare le superfici, basti pensare alle immagini preistoriche su supporti d’osso o pietra, ai motivi decorativi della ceramica e ai graffiti preistorici. Come espressione artistica l’incisione si manifesta, però, nella decorazione di prodotti di metallo: la toreutica antica, l’oreficeria medievale facevano uso di bulini, ceselli, agemine, nielli. In epoca classica le tecniche si perfezionano e in epoca bizantina prima, e carolingia e ottoniana poi, saranno tra le attività artistiche per eccellenza.
Nel medioevo la pratica orafa è  parte integrante del percorso formativo dell'artista. Firenze e Siena, centri  del rinnovamento dell'arte italiana, vantano, nel periodo gotico, una  lunghissima tradizione nel campo dell'oreficeria. 
       Solo a partire dal XV secolo  però sai comincia ad usare le superfici incise per trasferire impressioni su  carta. 
       D'obbligo, prima di entrare nel vivo della materia, un distinguo tra l’incisione  in cavo (in cui il segno inciso corrisponde al disegno finale) e l'incisione in  rilievo (solitamente su matrice di legno in cui vengono scavate le parti che in  fase di stampa dovranno rimanere bianche). Le due arti sono molto diverse tra  loro e godono, fin dalle origini di diversa stima: l’intagliatore di matrici  xilografiche fa parte della categoria dei falegnami; l'orafo si muove con una  preparazione più completa. 
La nascita della stampa d'arte, il cui impulso viene  prima dalle possibilità di lauti guadagni con le rappresentazioni di santi  venduti nei conventi, poi, con l'introduzione delle carte da gioco, gode  dell'eredità diretta della stampigliatura mediante matrici lignee, la  xilografia, nata probabilmente in Estremo Oriente e diffusasi in Europa attraverso  le Fiandre e in Italia grazie a Venezia. Blocchi di legno incisi a rilievo venivano  usati per decorare i tessuti, ma non è giunta a noi alcuna testimonianza di uso  delle matrici in legno su carta prima della seconda metà del XIV secolo. Questa  tecnica consiste nell'intaglio, con uno strumento chiamato sgorbia, di una  tavoletta d i pochi centimetri seguendo un disegno precedentemente delineato  dall'artista. 
           Sono usati prevalentemente legni morbidi (melo, pero, ciliegio)  intagliati parallelamente (legni di filo) o trasversalmente le fibre (legno di  testa): nel primo caso si ottengono linee e contorni piuttosto rigidi, nel  secondo caso i risultati sono più morbidi e simili a quelli dell'incisione su  metallo. Il legno inchiostrato viene poi pressato sul supporto e il risultato  della stampa è corrispondente al disegno intagliato sulla tavoletta. 
Effetti  pittorici di migliore qualità si possono ottenere con l'incisione di lastre di metallo.  La tecnica nasce forse per un caso fortuito (o così è bello pensare) nella bottega  di qualche orafo nordico; Vasari racconta che anche per il fiorentino Maso Finiguerra  la "scoperta" dell'incisione calcografica è dovuta al caso: pare sia stata una lavandaia  a suggerire all’orafo di trasferire su carta l'impronta dei suoi nielli. Si  tratta di un aneddoto di scarso fondamento essendo accertato che la culla  dell’arte calcografica è il nord Europa. 
            Non si può comunque escludere che la  "scoperta" sia avvenuta indipendentemente in tempi e in modi diversi in  Germania e in Italia. L'incisone su metalli ha nella tecnica a bulino la sua  prima e diffusa espressione. Il primo rame a bulino di cui si ha traccia è una  Flagellazione di Cristo datata 1446 opera di un incisore tedesco. 
            Il bulino  avrà sviluppo fino al tutto il Cinquecento e toccherà il suo apice qualitativo  nelle produzioni dei Carracci. 
            Sarà poi sostituita dall’acquaforte che comincia  a fare la sua apparizione nel Cinquecento e troverà massima applicazione a  partire dal secolo barocco. Accanto a bulino e acquaforte è necessario  menzionare la punta secca.
Il bulino è lo strumento usato per incidere la  lastra; si tratta di un'asta d'acciaio (o altro metallo duro) con punta  tagliata trasversalmente a becco montata su un'impugnatura di legno. Ad  incisione terminata con un raschiatoio vengono tolte le "barbe", i riccioli di metallo  sollevati ai lati dei solchi. La punta secca, al contrario del bulino, non  asporta materiale dalla lastra ma ne solleva i bordi e le barbe che si formano  non vengono rimosse. 
              Il procedimento dell’acquaforte prevede che sulla lastra  venga spalmata una vernice impermeabile e resistente alla morsura dell’acido  (acqua forte appunto). 
            Con una punta d’acciaio di diversa grossezza viene  tracciato il disegno asportando la vernice dalla superficie della lastra.  Preparata con il disegno la lastra viene immersa nell’acido che corrode la  lastra nei punti privi della vernice protettiva. Completata la morsura la lastra  viene ripulita dalla vernice, inchiostrata e impressa. 
            Utilizzando il  procedimento contrario, disegnando cioè con la vernice protettiva e esponendo  la lastra alla morsura si ottiene una stampa in cui il disegno risulta bianco  su fondo nero (maniera nera). 
            La possibilità di tracciare segni di diverse  dimensioni, di procedere con diverse morsure successive e la libertà con cui la  mano si muove sul piano permettono di giungere ad effetti chiaroscurali e  pittorici. 
            E' la classe borghese dei mercanti che più di tutte si fa promotrice  di un’espressione artistica nuova quale quella incisoria: il bulino assume  un’importanza primaria nella diffusione della cultura e dell’informazione in  campo religioso e politico, in quanto più rapida per esecuzione e quindi di  intervento più tempestivo nel dibattito politico, rispetto alla pittura. Una  nutrita serie di "Maestri" brilla nel firmamento delle stelle nordiche  dell’incisione quattrocentesca di cui non si hanno notizie se non per le opere  che ci sono pervenute.
Massimo erede della cultura nordica gotica è MARTIN  SCHONGAUER (1450 ca. –1491) che conosce fama anche in Italia e ricopre un ruolo  fondamentale nella formazione dell’altro grande interprete dell'arte incisoria,  ALBRECHT DURER (1471-1528), pittore che stravolgerà la tecnica dell'incisione e  su legno e su lastra. 
    Quest'ultimo fa il suo apprendistato nella bottega di  MICHAEL WOLGEMUTH (1434 –1519) dove si copiano e ultimano incisioni di  Schongauer, accanto a fogli di maestri italiani. Incisivo deve essere stato  l’incontro con le opere del Mantenga e del rinascimento italiano tanto da  assimilarne i fondamentali principi umanistici e le conquiste nel campo delle  proporzioni. Le sue opere mature sono vitali e ricche di forza plastica.  
              Particolarmente attente alla componente luministica e tonale. Degno di essere  nominato è ALBRECHT ALTDORFER (1480 ca. – 1538) se non altro per essere il  primo ad usare il paesaggio all’acquaforte come soggetto autonomo. 
        Tra gli  altri interessanti artisti grafici nordici del tempo sono LUCAS CRANACH IL  VECCHIO (1472 – 1553) e HANS HOLBEIN IL GIOVANE (1497 ca – 1543 ca.). Incisore  dai forti
 effetti pittorici e dalle altissime qualità cromatiche è  LUCA DI LEIDA (1494 – 1533): egli abolisce quasi totalmente le linee di  contorno per creare sfumature e variazioni uministiche. Presto la stampa  italiana si affiancherà a quelle tedesca, fiamminga e olandese nei mercati del  Nord.
In Italia, attorno alla metà del Quattrocento, si segnalano le stampe di  ANDREA MANTEGNA (1431 – 1506) caratterizzate da un linguaggio fortemente  espressivo, ottenuto mediante una linea che sottolinea i profili e l'uso di una  luce accecante, evidenza plastica e prospettica, tratti diagonali e paralleli.  Tra gli incisori seguaci del Mantegna vanno ricordati: GIOVANNI PIETRO DA  BIRAGO (attivo tra 1470 e 1513), GIOVANNI MARIA DA BRESCIA (attivo agli inizi  del Cinquecento) E GIOVANNI ANTONIO DA BRESCIA (attivo dal 1490 ca. – dopo il  1525). 
            Sui due poli fra i quali si sviluppa l’incisione, Mantenga - Durer, ha  la sua forte influenza il colorismo di Giovanni Bellini seppure mai si sia  sperimentato nella tecnica incisoria. 
            Tra i maggiori interpreti del colorismo  belliniano si collocano il muranese GIROLAMO MOCETTO (1454/1458 – dopo 1531),  BENEDETTO MONTAGNA (1480 ca. –1555/58) e JACOPO DE' BARBARI (1445 – 1515 ca.),  quest'ultimo massimo esponente grafico della cultura umanistica veneta facente  capo a Ermolao Barbaro e del quale è notissima la Pianta di Venezia, topografia  della città le cui matrici sono conservate al Museo Correr. 
Sul finire del  Quattrocento anche Milano rivolge il suo interesse alla stampa e, seppur non ci  sia alcun dato certo sulla pratica dell’incisione da parte di Leonardo, data la  sua natura di sperimentatore, non si può escludere che se ne sia interessato. Ma  è Venezia, quale centro editoriale di primo piano in Europa, che nel  Cinquecento continua a svolgere un ruolo chiave nel settore calcografico;  TIZIANO VECELLIO comprende molto presto le altissime potenzialità divulgative  dell’incisione (significato politico-religioso ha la gigantesca xilografia in  10 blocchi intitolata Trionfo della Fede) e sarà fortemente influente  sull’esperienza di DOMENICO CAMPAGNOLA, pittore che deve molto della sua  notorietà all'opera grafica. 
            Il paesaggio e la natura, nelle opere di questi  artisti, acquistano nuova importanza divenendo protagonisti indiscussi della scena.  Tiziano sposta la sua attenzione dalla xilografia all’incisione su rame con l'arrivo  a Venezia del maestro olandese CORNELIUS CORT il quale a sua volta rinnova e  vivifica il suo linguaggio tanto che lo stesso Vecellio riconoscerà in Cort il  miglior interprete grafico della sua pittura "a macchia". Intimamente legato a  Tiziano è anche GIUSEPPE SCOLARI (attivo 1592 – 1607) incisore di traduzione e  originale. 
Nel secondo Cinquecento la stampa calcografica si sostituisce  rapidamente alla xilografia in quanto più versatile e meno laboriosa e quindi  più adatta a divulgare i modelli fissati dal Concilio di Trento. MARCANTONIO  RAIMONDI (1475/80 – 1534) si fa promotore di un nuovo modo di concepire la  stampa di traduzione: egli elabora un linguaggio originale col quale riesce a  interpretare i messaggi altrui attualizzandoli. A Firenze si fa interprete  delle opere di Raffaello e di Michelangelo. 
            Massimi traduttori della concezione  tonale di Giorgione e Tiziano sono GIULIO (1500?- 1564) e DOMENICO (1482 – 1515  ca.) CAMPAGNOLA attivi a Venezia. UGO DA CARPI (1480 – 1532) deve la sua fama  storica all’introduzione della tecnica del chiaro-scuro, che consiste nell'uso  di più blocchi di legno ciascuno con tonalità di colore diverso, con la quale  si ottengono stampe colorate. Molti gli imitatori del carpigiano: tra questi il  vero continuatore è identificabile in NICCOLO’ VICENTINO (attivo prima metà del  XVI sec.). 
La maniera a chiaroscuro in Italia ha vita breve e a metà del  Seicento trova l'ultimo interprete in BARTOLOMEO CORIOLANO (1599 –1676).  Maggior fortuna trova invece in Francia e nei Paesi Bassi con HENDRICKGOLTZIUS,  ABRAM e FREDERICK BLOEMAERT (1610 ca. – 1672), NICOLAS e VINCENT LE SUEUR (1678  – 1743). 
           Nella prima metà del Cinquecento i contenuti delle stampe sono carichi  di valenze simboliche religiose o profane che verranno meno a partire dalla  seconda metà del secolo fino ai primi anni del secolo successivo. 
         Michelangelo  non ha grande influenza sugli intagliatori veneti, ma piuttosto sui maestri del  Nord Europa quali JAN SADELER (1550 –1600) capostipite di una feconda famiglia  che presto si trasferirà a Venezia, HENDRICK GOLTZIUS (1558 – 1616) e HIERONIMUS  COCK (1520 ca. – 1570), HANS COLLAERT ( 1530 ca. – 1581). 
         La cultura mantovana  di Giulio Romano trova i migliori interpreti in GIOVAN BATTISTASCULTORI (1503 –  1575) e nei figli DIANA (prima del 1530 – dopo il 1588) e ADAMO (1530 ca. –  1585). 
L'acquaforte esprime le sue massime potenzialità nelle opere del  PARMIGIANINO (1503 – 1540) dallo stile libero, arioso opposto allo stile classico  a bulino. L'acquaforte, più del bulino, si adatta al linguaggio manierista. 
         Lo  stile di Parmigianino avrà influenza sullo SCHIAVONE (1520 ca. –1563) e sulla  scuola di Fontainbleau, manon sugli incisori veneti che sembrano piuttosto  orientati verso il manierismo mantovano di Giulio Romano. 
       Per quanto riguarda  il bulino la tecnica sarà trasformata con la venuta in Italia di Cornelius Cort  che sa sapientemente sfruttare tutte le potenzialità dello strumento per creare  vivaci effetti pittorici; i suoi insegnamenti hanno presa sui CARRACCI: AGOSTINO  (1557 – 1602), ANNIBALE (1560 – 1609) e LUDOVICO (1555 – 1619). 
Un ulteriore  cambio di direzione dei Carracci si verifica con l'incontro con il virtuosismo tecnico  del bulino di Goltzius. 
       Il Seicento e il Settecento sono i secoli  dell'acquaforte per eccellenza: gli sperimentalismi iniziati nel secolo  precedente portano allo sviluppo di nuove tecniche quali la maniera nera,  l'acquatinta e la stampa a colori, mentre le tecniche lineari tradizionali ed  in particolare la xilografia vengono del tutto abbandonate. 
Il bulino che era  stato il protagonista della grafica cinquecentesca viene ormai relegato alla  sola stampa di traduzione e al ritratto (di cui protagonista indiscusso è  OTTAVIO LEONI che raggiunge risultati mirabili nell'effetto puntinato). 
    Il  bulino, per la sua precisione e pulizia grafica, rimane la tecnica più idonea  all’illustrazione scientifica. Le Fiandre rimangono il centro di maggiore  sperimentalismo: vi operano artisti prestigiosi come Van Dyck e Rembrandt.  
       Introdotta dal Parmigianino, l'acquaforte in Italia è prediletta dai maestri  STEFANO DELLA BELLA, GUIDO RENI, CASTIGLIONE, SALVATOR ROSA e raggiunge gli  apici delle sue facoltà espressive con i maestri del Settecento CANALETTO,  BELLOTTO, TIEPOLO, PIRANESI. Ancora una volta il Veneto fa la parte del leone  nel campo della produzione incisoria. Dall'opera di Tiepolo prenderà esempio  GOYA (1746-1828) il quale chiude la grande stagione dell’incisione calcografica  e apre la strada alla stampa originale moderna.
L’attività della stampa di traduzione si intensifica tra Sei e Settecento e accanto al nome dell'inventore fa la sua comparsa quello dell'incisore, il cui operato comincia ad essere rivalutato, e la cui figura è elevata al rango di artista a pieno titolo. Il primato dell’incisione di traduzione va ancora una volta alle Fiandre e alla Francia da cui provengono una buona parte dei maestri incisori che operano in Italia.
Numerose sono le riproduzioni dei grandi cicli pittorici che entreranno a far parte delle prime edizioni di raccolte di stampe. E’ durante questo secolo che si fa strada la concezione di utilità della stampa in quanto "depositaria di quanto più bello ci sia al mondo" secondo le parole di Roger de Piles; gli scopi della stampa secondo quest'ultimo sarebbero molteplici: istruire, divertire, presentare le cose assenti come fossero presenti, confrontare più cose insieme. Nel 1686 Filippo Baldinucci, cultore e conoscitore dell'arte pittorica e grafica, fa pubblicare la prima storia della stampa d'arte Cominciamento e progresso dell’arte d’intagliare in ram, colle vite de' più eccellenti maestri della stessa professione.
 Tra i maestri attivi in Italia sono degni di  citazione il francese CLAUDE MELLAN (1598 – 1688) che diffonde il suo stile a  linea continua e, a sua volta, assorbe le influenze dei Carracci, SIMON VOUET  (1590 – 1649) operante, come il precedente, a Roma; FRANCESCO BRIZIO (1575 –  1623); OLIVIERO GATTI; GIOVANNI LUIGI VALESIO (1531 – 1640?), ODOARDO FIALETTI  (1573 – 1638); GIUSEPPE DIAMANTINI (1621 –1705). Per quanto riguarda Venezia,  il Settecento è il secolo della ripresa qualitativa di un settore che nel  Seicento aveva privilegiato l’aspetto quantitativo e la riproduzione a carattere  scientifico e d'attualità. Si tratta per lo più di vedute, sulla scia di quanto  inaugurato sul finire del Seicento dall’olandese GASPAR VAN WITTEL (1655- Roma1736),  meglio conosciuto con il nome italianizzato di Gaspare Vanvitelli. 
             Modello insuperabile  nella storia del vedutismo veneto è LUCA CARLEVARIS (1663 – 1730) cui attingeranno  CANALETTO, BELLOTTO, MARESCHI. Accanto al Carlevaris va ricordato MARCO RICCI  (1617 – 1730), bellunese, che produce vedute di singolare fantasia, lontane  dalle ordinate opere del Carlevaris. Rinomate sono le sue vedute di rovine,  giocate su forti contrasti luministici, che anticipano le soluzioni del  Piranesi. Protagonista di questa stagione assieme al Ricci è JACOPO AMIGONI  (1685 – 1752) che rinforza spesso le sue acqueforti con ritocchi a bulino. 
             Poco  c’è bisogno di dire su ANTONIO CANALETTO (1697 – 1768) la cui opera è universalmente  riconosciuta e che, alla pari di altri artisti contemporanei, inizia la sua carriera  come scenografo e pittore prima di dedicarsi all’incisione. 
Nello stesso  periodo in cui Canaletto sperimenta l'acquaforte inizia ad incidere anche GIAMBATTISTA  TIEPOLO, i cui Capricci e Scherzi di Fantasia rientrano a pieno titolo tra le  opere che lo consacrano artista di fama. 
                Le orme del Tiepolo in campo grafico sono  seguite anche dal figlio GIANDOMENICO (1727 – 1804). Acquafortista di  invenzione, ALESSANDRO LONGHI (1733 – 1813) risente di influssi tiepoleschi e  rembrandtiani. Accanto ai peintres-graveurs a Venezia operano numerosi incisori  di traduzione tra cui vanno citati per prolificità e abilità tecnica ISABELLA  PICCINI (1646 –1634), BERNARDO ZILOTTI (1730 – 1795). 
              La prima, monaca  francescana di Santa Croce, lavora alacremente per la tipografia bassanese dei  Remondini. 
              Tra le calcografie attive a Venezia spicca il nome di GIUSEPPE  WAGNER (1706 –1786) nella cui bottega lavorano riproduttori interessanti come  FRANCESCO BARTOLOZZI, CRISTOFORO DALL’ACQUA, BERNARDO ZILOTTI, ANTONIO BARATTI (1724-  1787), FRANCESCO BARTOLOZZI (1728 – 1815) e in cui si addotta la tecnica di  combinare acquaforte e bulino. Tra i virtuosi del bulino: MARCO ALVISE PITTERI  (1702 – 1786), GIANNANTONIOFALDONI (1689 – 1770), FELICITA SARTORI (1715 ca. –  1760). Artista di valenza internazionale è l'inglese WILLIAM HOGARTH (1697 -  1764) che si avvale dell'acquaforte ritoccata a bulino per caricature e satire  di critica sociale e politica. L'altro inglese di interesse internazionale è J.  M. WILLIAM TURNER (1775-1851) di cui sono rinomati i paesaggi a mezzotinto. 
 Buona  parte dei grandi artisti moderni si sperimentano con la tecnica incisoria da MARC  CHAGALL, DERAIN, LEGER e NOLDE a KOKOSCHKA; da PICASSO, MIRO' DALI' a CARRA',  MORANDI, CAMPIGLI, GUTTUSO. Gli incisori italiani sono tra i più conosciuti al  mondo. L'arte della stampa originale acquisisce nuove caratteristiche a partire  dalla seconda guerra mondiale; durante la prima metà del secolo, infatti,  rimane legata alle rigide convenzioni delle riproduzioni del XIX secolo,  faticando ad uniformarsi ai nuovi ideali della pittura europea d'avanguardia. 
       Fin  dalla fine della seconda guerra mondiale, l'incisione originale diviene materia  accademica e i maestri di fama internazionale danno prestigio alle scuole in  cui insegnano: l'Accademia Albertina di Torino (MARCELLO BOGLIONI, MARCO  CALANDRI, VINCENZO GATTI E ALBERTO ROCCO); la scuola veneziana (LINO BIANCHIBARRIVIERA,  GIOVANNI BARBISAN), la scuola di Bologna (GIORGIO MORANDI), la Scuola del Libro  di Urbino (LUIGI SERVOLINI, LEANDRO CASTELLANI), l’Istituto d'Arte di Firenze  (FRANCESCO CHIAPPELLI), l'Accademia di Firenze (GIOVANNI FATTORI, CELESTINO  CELESTINI), l'Accademia Brera di Milano (PAOLO PETRO') e l'Accademia di Genova  (MARIO CHIANESE).
![]()
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO:
• Stampe d'arte: le tecniche, a  cura di Paolo Bellini, Milano 1992
           • Catalogo Bolaffi della grafica  italiana, n. 13, Milano 1983
           • Basan Francois, Dictionnaire des  graveurs anciens et moderns depuis l’originde la gravure, Parigi 1789
           • Bartsch Adam von, Le peintre graveurs, Vienna, 1803-1821
           • Bellini Paolo, Storia dell'incisione moderna: con un  indice bio-bibliografico di 3000 artisti incisori, Bergamo 1985
           • Bellini  Paolo, Dizionario della stampa d’arte, Milano 1995
           • Bellini Paolo, Incisori veneti dal XV al XVIII secolo,  Bologna 1997
           • Bellini Paolo, Manuale del conoscitore di stampe, Milano  1998
           • Comanducci Agostino Mario, Dizionario illustrato dei  pittori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei, 1962–1974,    Milano
           • D’Amico Rosa, Incisori veneti dal XV al XVIII secolo,  Bologna 1980
           • Disertori Benvenuto, L' incisione italiana, Firenze 1931
           • Hind  Arthur Mayger, Early italian engraving: a critical catalogue with complete reproduction  of all the prints described, London,   1938-1948
           • Hind Arthur Mayger, Storia dell’incisione dal XV secolo al  1914, Torino 1998
           • Le Blanc Charles, Manuel de l’amateur d’estampes, Parigi  1888
           • Massari Stefania, Negri Arnoldi Francesco, Arte e scienza  dell’incisione. Da Maso Finiguerra a Picasso, Roma 1998
           • Petrucci Alfredo, Gli incisori dal secolo 15° al secolo  19°, Roma 1958
           • Salamon Ferdinando, La collezione di stampa: guida allo  studio dell'incisione antica e moderna con oltre 250 illustrazioni in 
               nero,Milano 1984
           • Salamon Ferdinando, Il conoscitore di stampe, Torino 1986
           • Servolini Luigi, Incisione italiana di cinque secoli,  Milano 1951 


